
el terrorismo genocida que viene ejerciendo el
Estado de Israel contra el Pueblo Palestino
Sugerencias de iniciación a la música clásica
Johann Strauss (hijo) (1825-1899) fue un compositor austríaco hijo de Johann Strauss y hermano de los compositores Josef Strauss y Eduard Strauss; conocido en vida como “el rey del vals”, fue factor esencial en la evolución y sofisticación del mismo pasando de ser una danza campesina a una danza de entretenimiento de la Corte Imperial. Es el más conocido de la familia por sus valses, sus polcas y sus marchas; compositor, además, de varias operetas. Su padre quería evitar que su hijo pasase por las estrecheces de vida de un músico, por lo que fue su madre quien le ayudó y animó a centrarse en la música. Su obra constituye la base del repertorio que se ofrece anualmente en el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena.
Catálogo de las obras de Strauss II. Sus obras vienen clasificadas por su número de Opus (del latín opus 'obra'; op. abreviatura) que es un término que se utiliza en música para catalogar las obras de la mayoría de compositores desde el siglo XVII.
La Polka (o polca) es una danza popular aparecida en Bohemia (actual República Checa) hacia 1830, que comenzó a popularizarse en Praga a partir de 1835. Su música está escrita en compás de 2/4 y tiempo rápido; se baila con pasos laterales y evoluciones rápidas; se hizo muy popular en Europa y América.
Hoy asistimos a la interpretación de una de esas polcas por los Niños Cantores de Viena acompañados por la la Filarmónica de Viena bajo la batuta de Zubin Mehta, director indio, considerado como uno de los más eminentes directores de la actualidad.
Sergei Rachmaninoff (1873-1943) fue un pianista, director de orquesta y compositor ruso nacido en una familia aristócrata de músic@s; comenzó a tocar el piano a los cuatro años formalizando sus estudios en el Conservatorio de San Petersburgo y posteriormente, en el de Moscú. Tras el estreno de su Primera Sinfonía y las críticas recibidas sufrió durante cuatro años una crisis creativa. Una vez superada, escribió el Concierto para piano nº 2, el cual recibió un reconocimiento a nivel mundial. Tras la revolución rusa, se trasladó con su familia a Suiza y en 1935, a USA escribiendo numerosas obras para piano solo y concertante, música de cámara, sinfónica y lírica. Está considerado como uno de los pianistas más influyentes del siglo XX y uno de los compositores más representativos de Rusia.
El Concierto para piano n.º 2, op. 18 en do menor, es una pieza compuesta para piano y orquesta por Serguéi Rajmáninov entre el otoño de 1900 y abril de 1901. La obra al completo fue estrenada con el compositor como solista, el 27 de octubre de 1901, con su primo Aleksandr Ziloti a la batuta.
Hoy la pianista Indah Lestari Hertanto, acompañada por la Jakarta Simfonia Orchestra, conducida por la maestra Rebecca Tong nos ofrece parte del Primer Movimiento del mencionado concierto.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) está considerado como uno de los tres gigantes de la composición musical junto con Bach y Beethoven. Niño prodigio nacido en Salzburgo, Austria, a los seis años domina el teclado y el violín y empieza a componer; aprovechando estas facultades, su padre, Leopold también compositor, le exhibe en agotadoras giras por distintas cortes europeas. A los diecisiete años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad, donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras difíciles.
Mozart Opera Arias
00:00 W.A. Mozart - Il Re Pastore - L'amero, saro costante (Kathleen Battle, Royal Philharmonic Orchestra, André Previn) 07:09 W.A. Mozart - Le nozze di Figaro - Porgi amor, qualche ristoro (Kathleen Battle, Metropolitan Opera Orchestra, James Levine) 11:23 W.A. Mozart - Zaide - Ruhe sanft, mein holdes Leben (Kathleen Battle, Metropolitan Opera Orchestra, James Levine) 17:54 W.A. Mozart - Die Entführung aus dem Serail - Ach ich liebte (Kathleen Battle, Metropolitan Opera Orchestra, James Levine) 23:08 W.A. Mozart - Cosi fan tutte - Una donna a quindici anni (Kathleen Battle, Metropolitan Opera Orchestra, James Levine) 26:35 W.A. Mozart - La clemenza di Tito - S'altro che lacrime (Kathleen Battle, Metropolitan Opera Orchestra, James Levine) 29:28 W.A. Mozart - Don Giovanni - Vedrai, carino (Kathleen Battle, Metropolitan Opera Orchestra, James Levine) 33:14 W.A. Mozart - Die Zauberflöte - Ach, ich fühl's, es ist verschwunden (Kathleen Battle, Metropolitan Opera Orchestra, James Levine) 37:16 W.A. Mozart - Die Zauberflöte - Bald prangt, den Morgen zu verkünden (Kathleen Battle, Metropolitan Opera Orchestra, James Levine) 43:05 W.A. Mozart - Le nozze di Figaro - Deh Vieni, Non Tardar (Kathleen Battle, Wiener Philharmoniker, Riccardo Muti)
Kathleen Battle es una soprano lírica de coloratura nacida el 13 de agosto de 1948, en Portsmouth, Ohio. Inicialmente fue conocida por su repertorio de conciertos con las orquestas más importantes del mundo a principios y mediados de los años 70, debutando en la ópera en 1975. Battle amplió su repertorio con registros de soprano lírica y soprano de coloratura durante los años 1980 y principios de los 90. Su carrera operística se desarrolló a lo largo de los años 1980, con directores renombrados como Herbert von Karajan, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Claudio Abbado, Georg Solti, Carlo Maria Giulini Ohio, James Levine... Intervino en el Concierto de Año nuevo en Viena de 1 de enero de 1987 por invitación de Karajan, la única vez que el director dirigió este acontecimiento y la primera vez que intervino una cantante como solista.
Bernard Herrmann (1911 –1975) fue un compositor estadounidense especializado en el género cinematográfico. Después de ganar un premio de composición a la edad de trece años, decidió concentrarse en la música y fue a la Universidad de Nueva York; también estudió en la Juilliard School, y a los 20 años formó su propia orquesta, la New Chamber Orchestra of New York. Más tarde se convirtió en director titular de la Orquesta Sinfónica de la CBS, presentando más obras nuevas al público estadounidense que cualquier otro director con numerosos estrenos televisivos. Galardonado con un premio de la Academia a la mejor música de película dramática por su trabajo en El hombre que vendió su alma (The Devil and Daniel Webster, 1941), es principalmente conocido por sus colaboraciones con Orson Welles (Ciudadano Kane, La guerra de los mundos) y con Alfred Hitchcock, director con el que Herrmann cosechó la mayoría de sus grandes éxitos (Vértigo, The Man Who Knew Too Much y Psicosis).
Citizen Kane es una película dramática estadounidense de 1941, dirigida, producida y protagonizada por Orson Welles y escrita por éste y Herman J. Mankiewicz. Es considerada como una de las obras maestras de toda la historia del cine, siendo particularmente alabada por su innovación en la música, la fotografía y la estructura narrativa.
Sugerencias de música clásica
Alessandro Marcello (1673-1747) fue un noble y diletante italiano que se interesó por diversas áreas, como la poesía, filosofía, matemáticas y, quizás en la que fue más notable, en música. Coetáneo de Antonio Vivaldi, Marcello daba conciertos en su ciudad natal de Venecia. Compuso varios grupos de conciertos, incluyendo conciertos bajo el título de La cetra (la lira), así como cantatas, arias, canzonettas y sonatas para violín. Utiliza, según el Grove Dictionary of Music and Musicians, “un conciso empleo del contrapunto al estilo vivaldiano, elevando su categoría a la más reconocida dentro del concierto clásico veneciano barroco”; hoy en día Marcello está considerado como un compositor muy competente. Su hermano Benedetto Marcello (1686-1739) fue también un célebre compositor.
Concierto para oboe en Do menor. El concierto en cuestión es el único que nos llega de la mano de Alessandro Marcello, hermano del también célebre compositor y escritor Benedetto Marcello. El factor inusual en el conjunto de las partes halladas en la ciudad de Schwerin es que las partes del manuscrito se presentan en Do menor (C minor) en lugar de en Re menor, el tono de las partes publicadas en Amsterdam en 1716 por Jeanne Roger. Mientras estaba en la universidad me di cuenta, además, de que JS Bach había integrado este mismo concierto para un solo clavecín, en el tono de Re menor (BWV 974) (Nancy Bonar Lehrer).
El concierto está articulado en tres movimientos: I (0´48´´) ALLEGRO MODERATO .-. II (3´46´´) ADAGIO .-. III (9´03´´) ALLEGRO. Concierto, que hoy nos lo ofrece la oboísta estadounidense ToniMarie Marchioni acompañada por el Ensemble Connect.
Johannes Brahms (1833-1897) nacido en Viena, donde pasó la mayor parte de su vida, fue el compositor del romanticismo más conservador frente a la corriente progresista capitaneada por Liszt y Wagner. Su música está firmemente arraigada en las estructuras y técnicas de composición de los maestros clásicos y sus estructuras formales siguen fielmente los patrones del clasicismo, aunque utiliza parte del colorido del romanticismo y de la música popular. De carácter eminentemente perfeccionista, escribió para piano, conjuntos de cámara, orquesta sinfónica, para voces solistas y para coro. Fue Hans von Bulow quien propuso lo de “las tres B” refiriéndose a Bach, Beethoven y Brahms como los tres pilares principales de la Historia de la música
Catálogo de las obras de Brahms. Sus obras vienen clasificadas por su número de Opus (del latín opus 'obra'; op. abreviatura) que es un término que se utiliza en música para catalogar las obras de la mayoría de compositores desde el siglo XVII.
Ein deutsches Requiem (Un Réquiem alemán) es una composición para soprano, barítono, coro y orquesta de Johannes Brahms. Catalogada como su opus 45, se trata de una meditación sobre la vida y la muerte a partir de textos bíblicos. En este sentido, Brahms se aleja de la tradición católica y se sitúa en la órbita de las enseñanzas del luteranismo al seleccionar textos bíblicos que eluden referencias a la vida eterna, al juicio final o a un Dios castigador. La obra consta de siete partes: I (00´44´´) SELIG SIND, DIE DA LEID TRAGEN Bienaventurados los que sufren .-. II (12´05´´) DENN ALLES FLEISH, ES IST WIE GRASS Porque toda carne es como hierba .-. III (27´08´´) HERR, LEHRE DOCH MICH, DASS EIN ENDE MIT MIR HABEN MUSS Señor, muéstrame mi término .-. IV (37´06´´) WIE LIEBLICH SIND DEINE WOHNUNGEN Qué hermosos son tus habitáculos .-. V (42´36´´) IHR HABT NUN TRAURIGKEIT Te abruma la tristeza .-. VI (49´29´´) DENN WIR HABEN HIE KEINE BLEIBENDE STATT Porque aquí no tenemos un lugar permanente .-. VII (1h 00´49´´) SELIG SIND DIE TOTEN, DIE IN DEM HERRN STERBEN Bienaventurados los que mueren en el Señor. Tras las tres primeras partes, de tono sombrío y dramático, el n.º 4 crea un cierto contraste de serenidad, que se encuentra también en el n.º 5, con sus magníficos solos de soprano. Muy complejo en su organización, el n.º 6, donde se alternan barítono y coro, termina con una fuga. El n.º 7 termina la obra en un clima de beatitud.
Hoy nos lo ofrecen Christiane Karg (Soprano), Michael Nagy (Barítono), el Coro MDR-Rundfunkchor con su director Nicolas Fink y la Orquesta Frankfurt Radio Symphony conducid@s tod@s por el maestro estadounidense David Zinman.
Edvard Grieg (1843-1907) fue un compositor y pianista noruego, considerado como uno de los principales representantes del romanticismo musical. Su madre, Gesine, fue su primera profesora de piano; más tarde, conoció al legendario violinista noruego Ole Bull, amigo de la familia y cuñado de su madre. Grieg adaptó muchos temas y canciones del folclore de su país, contribuyendo así a crear una identidad nacional noruega, al igual que hicieran Jean Sibelius en Finlandia o Antonín Dvořák en Bohemia. Sus obras más importantes son: el Concierto para piano en la menor, las intimistas Piezas líricas (para piano), la Suite Holberg (para orquesta de cuerdas) y, especialmente, Peer Gynt, música incidental que escribió por encargo del escritor Henrik Ibsen para su drama homónimo.
Catálogo de las obras de Grieg. Sus obras vienen clasificadas por su número de Opus (del latín opus 'obra'; op. abreviatura) que es un término que se utiliza en música para catalogar las obras de la mayoría de compositores desde el siglo XVII.
El Concierto para piano en la menor , Op. 16, compuesto por Edvard Grieg en 1868, fue el único concierto que Grieg completó. Es una de sus obras más populares, y se encuentra entre las más populares del género . Grieg, que tenía solo 24 años en el momento de la composición, se había inspirado en el Concierto para piano de Robert Schumann (Op. 54), también en la menor.
Estructura. El concierto consta de tres movimientos: I (0´4´´) ALLEGRO MOLTO MODERATO ( La menor ). El primer movimiento está en forma de sonata y se caracteriza por el redoble de timbales en su primer compás que conduce a un dramático floreo de piano, que conduce al tema principal. Luego, la tonalidad cambia a Do mayor, para el tema secundario. Más tarde, el tema secundario aparece nuevamente en la recapitulación , pero esta vez en la tonalidad de La mayor. El movimiento termina con una virtuosa cadencia (8´51´´ - 11´41´´) y un floreo similar al del inicio del movimiento. II (13´14´´) ADAGIO ( Re bemol mayor ). Es un movimiento lírico en Re bemol mayor, que conduce directamente al tercer movimiento. El movimiento está en forma ternaria (A-B-A). La sección B está en Re bemol mayor y Mi mayor, luego vuelve a Re bemol mayor para la repetición del piano. III (19´26´´) ALLEGRO MODERATO MOLTO E MARCATO - QUASI PRESTO - ANDANTE MAESTOSO (La menor → Fa mayor → La menor → La mayor). Se abre en La menor con un tema enérgico (Tema 1), que está influenciado por la danza Halling noruega. Le sigue un tema lírico en Fa mayor (Tema 2) y el movimiento vuelve al Tema 1. Después de esta recapitulación se encuentra una sección mayor Quasi presto, que consiste en una variación del Tema 1. El movimiento concluye con el Andante maestoso en La mayor, que consiste en una interpretación dramática del Tema 2 (a diferencia del estilo lírico con el que se introduce el Tema 2).
La versión que hoy ofrecemos está protagonizada por la pianista georgiana, nacionalizada francesa, Khatia Buniatishvili acompañada por la Orchestre National du Capitole de Toulouse conducida por el maestro ruso Tugan Sokhiev
Serguéi Prokófiev (1891-1953) fue un compositor, pianista y director de orquesta soviético, considerado como uno de los principales compositores del siglo XX y creador de numerosas obras maestras en distintos géneros musicales. Sus obras incluyen obras tan populares como la marcha de El amor de las tres naranjas, la suite El teniente Kijé, el ballet Romeo y Julieta, Pedro y el lobo... Dentro de las formas y géneros establecidos en los que trabajó, creó siete óperas completas, siete sinfonías, ocho ballets, cinco conciertos para piano, dos conciertos para violín, un concierto para violonchelo y nueve sonatas para piano completadas. Tras su muerte, Arthur Honegger proclamó que Prokófiev «seguirá siendo para nosotros la figura más grande de la música contemporánea».
Catálogo de las obras de Prokofiev. Sus obras vienen clasificadas por su número de Opus (del latín opus 'obra') que es un término que se utiliza en música para catalogar las obras de la mayoría de compositores. Desde el siglo XVII, se comenzó a utilizar esta forma de catalogación cada vez que se publicaba una obra, precediendo la palabra Opus, o su abreviatura Op., al número de orden de la misma.
La Sinfonía n.º 1 en re mayor, Op. 25, también conocida como "Sinfonía Clásica" fue compuesta por Serguéi Prokófiev entre 1916 y 1917. Se trataba, en parte, de un ejercicio de escritura musical alejada del piano para intentar descubrir "colores orquestales más transparentes". Prokófiev le asignó el apelativo "Clásica" e intentó emular el estilo compositivo de Joseph Haydn, aunque cambió parte de la estructura de la sinfonía para reflejar las prácticas cambiantes en composición. De hecho esta sinfonía es considerada como una de las primeras obras pertenecientes al Neoclasicismo musical del siglo XX. El estreno se celebró el 21 de abril de 1918 en Petrogrado, con la interpretación de la Antigua Orquesta de la Corte bajo la dirección del propio compositor.
Estructura. Presenta una estructura convencional de cuatro movimientos, con dos movimientos exteriores rápidos (Allegro y Vivace, respectivamente), un movimiento lento (Larghetto) y uno inspirado en una danza estilizada (Gavotte). Sus texturas son económicas, su partitura apropiada para una orquesta de finales del siglo XVIII y su carácter decididamente desenfadado, muy en el espíritu de las sinfonías de Haydn.
I (0´22´´) ALLEGRO. Está escrito en la tonalidad de re mayor y en compás alla breve. Hace honor a su nombre adoptando una forma sonata-allegro al estilo de los libros de texto, con sus secciones de exposición y desarrollo claramente puntuadas, seguidas de la recapitulación. El primer tema es típicamente dieciochesco y el segundo tema tiene aspectos burlescos, marcados por el staccato del fagot. El desarrollo, sin embargo, no tiene en absoluto las connotaciones clásicas de la forma sonata, ya que Prokófiev modula con naturalidad de una tonalidad a otra y pasa de re menor a un inusual la bemol mayor.
II (5´09´´) LARGHETTO. El Movimiento está en La mayor y en compás de 3/4. Responde a una forma ternaria ya que está dividido en tres secciones que siguen el patrón ABA. Sustituye el habitual tercer movimiento de minueto y trío por una gavota de estilo mozartiano, si bien su ritmo ternario lo asemeja al minueto. La sección de trío adquiere un sabor pastoral gracias a su bordón de estilo musette. El tema principal es una elegante melodía que es expuesto por los violines alcanzando las notas más agudas del instrumento. La parte rítmica es decididamente típica de Prokófiev, en especial el insistente acompañamiento del fagot.
III (9´30´´) GAVOTTA. NON TROPPO ALLEGRO. De nuevo en re mayor y en compás de 4/4. Se trata de una pieza breve y estilizada, muy agradable, que se caracteriza por inusuales saltos de octava.
IV (11´14´´) FINALE. MOLTO VIVACE. Retoma la tonalidad inicial y el ritmo alla breve. Estructuralmente mezcla la forma sonata con el rondó (ABACAD...). Como la mayoría de los Finales clásicos, es exuberante, emocionante y poderoso. Al animado primer tema, enriquecido con arpegios y pasajes rápidos, le sigue el segundo tema, que es confiado principalmente a las maderas. Un tercer tema recuerda una alegre melodía folclórica rusa. Un rápido desarrollo conduce a la conclusión de una composición pegadiza, pero en absoluto sencilla, llena de novedades armónicas, sonoridades chispeantes, ingenio e ironía.
Sugerencias de música para todos los gustos
Alton Glenn Miller (1904-1944) fue un trombonista, compositor y director de Big Band estadounidense. A los 33 años fundó Glenn Miller Orchestra con la que interpretaba, grababa y vendía sus creaciones que obtenían clamorosos éxitos; sólo entre 1939 y 1942 tuvo 16 discos número uno en USA. En 1942 en plena Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército con la misión de actuar ante las compañías de soldados americanos; en uno de estos viajes, mientras cruzaba el Canal de la Mancha, desapareció su avión sin que nunca más se supiera de él. La Glenn Miller Orchestra actual se fundó en 1956 con las mismas ideas y objetivos que tuvo en sus inicios.
Katy Perry (California 1984) es una cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense, que saltó a la fama en 2008 con su álbum debut One of the Boys. Entre 2010 y 2011, cosechó todavía mayor éxito con su segundo álbum, Teenage Dream, que para su promoción lanzó seis sencillos de los cuales cinco se ubicaron en el puesto número 1 del Billboard Hot 100, lo que la convirtió en la primera artista femenina en lograr dicha hazaña y la segunda en general después de Michael Jackson con su álbum Bad (1987). Perry ha recibido numerosos premios, incluyendo cuatro menciones en el Libro Guinness de los récords. A lo largo de su carrera, ha vendido 16 millones de álbumes y 135 millones de sencillos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas con más ventas de todos los tiempos.
Umberto Tozzi (Turín, 4 de marzo de 1952) es un cantautor italiano, que en 1972 saltó a la fama con el tema "Un corpo un'anima", canción que resultó ganadora del concurso "Canzonissima" de ese año. En 1977 logró su primer gran éxito con la canción "Ti amo", que le consagraría en Italia, a la que siguió “Tu” (1978), que le llevaría a una gran gira a través de Australia, donde sus ventas le colocaron entre los discos más exitosos de ese año. Al año siguiente volvió a alcanzar el éxito con "Gloria" (1979); esta última le llevó a sonar en todo el planeta y en diferentes idiomas. En el año de 1980 también obtuvo fama tras su gira por varios países de América del Sur, con una versión de "Ti amo" traducida al español. En la actualidad, Tozzi sigue en activo, presentándose con regularidad por toda Europa.
Nena (Gabriele Susanne Kerner) es una cantante nacida el 24 de marzo de 1960 en Hagen, Alemania; pasó la primera parte de su infancia en Breckerfeld y más tarde vivió en Hagen. Adquirió su apodo a los tres años de edad, en unas vacaciones en España con sus padres. En 1987 conoció al actor Benedict Freitag, que es el padre de su hijo mayor y de sus gemelos. Con Cole Palmer, baterista y productor de música, tuvo dos hijos más. Nena alcanzó fama mundial gracias a la canción "99 Luftballons" con su grupo Nena. Ella fue miembro de las bandas The Stripes desde 1979 a 1981 y Nena desde 1982 a 1987; desde 1989 es solista. Con el relanzamiento de sus propios éxitos, la carrera de Nena experimentó un segundo período de éxito en el año 2002.
Sugerencias de videos peculiares
Georges Bizet (1836-1875) fue un pianista y compositor francés que en vida no obtuvo demasiados éxitos. Bizet ganó varios premios a lo largo de su brillante carrera como estudiante en el Conservatorio de París, incluyendo el prestigioso Premio de Roma en 1857. Fue reconocido como un pianista excepcional, aunque prefirió no aprovechar su habilidad y en raras ocasiones tocó en público. Su ópera más conocida, Carmen, alcanzó un sensacional éxito en su estreno que no llegó a disfrutarlo pues murió a los tres meses de un ataque cardíaco a los 39 años. El resto de sus obras fue arrinconado y rescatado poco a poco en el siglo XX. A pesar de ello, en la actualidad está considerado como un referente del siglo XIX y un compositor brillante e imaginativo.
L'Arlesienne (La chica de Arlés) Es una obra de música incidental compuesta por Georges Bizet para voz, coro y orquesta de cámara, conformada por 27 números de distinta duración, de los que hoy asistiremos a cinco números coreografiados por Roland Petit e interpretados por Jérémie Bélingard, Eleonora Abbagnato y el Ballet Nacional de la Ópera de París.
La Balada aparece en Europa en el siglo XIV como una forma de expresar el canto cortesano. En el siglo XIX, Frédéric Chopin compuso cuatro obras para piano con este título, evidentemente inspiradas en el género literario. Con ello, dio luz a un nuevo género musical: La Balada.
Lang Lang (1982) es un famoso pianista virtuoso chino considerado por muchos críticos, profesionales y expertos pianistas como uno de los mejores pianistas de su generación. Fue el primer pianista chino en ser contratado por la Filarmónica de Berlin, la Filarmónica de Viena, y algunas de las principales y más importantes orquestas estadounidenses. Críticos de música del Chicago Tribune lo llamaron "el talento de teclado más grande y emocionante que hemos encontrado en muchos años de asistir a recitales de piano".
El Ballet de Houston (Houston Ballet) es una compañía de ballet estadounidense financiada por la Houston Ballet Foundation que también se encarga de mantener a la academia de ballet, Houston Ballet Academy, en la que ensayan más de la mitad de los bailarines de la compañía. Como compañía, fundada en 1969, es la cuarta más grande de USA, con su base en la ciudad de Houston, Texas. Desde su fundación, la organización ha contado con los siguientes directores: Tatiana Semenova (1955-1967), Nina Popova (1967-1976), Ben Stevenson OBE (1976-2003), Stanton Welch AM (2003-actualidad).
Hoy el Houston Ballet con Derek Dunn como solista nos ofrece la Balada nº 1 de Chopin coreografiada por Stanton Welch y con Lang Lang al piano.
La Gran Vía es una zarzuela en un acto y cinco cuadros con música de los maestros Federico Chueca y Joaquín Valverde y libreto de Felipe Pérez y González estrenada en el Teatro Felipe de Madrid el 2 de julio de 1886. Alcanzó tanta fama, que tuvieron que cambiarse algunos cuadros, puesto que al ser una revista de actualidades, ésta tenía que ir modernizándose. Así aparecieron nuevos cuadros como En la calle de Alcalá, o El bazar de juguetes. Es un exponente del género chico llevado al campo de la revista de actualidades, en donde se exponían con buen humor y sentido satírico, las preocupaciones sociales y políticas del momento. El libreto retrata con habilidad y sátira, las noticias del momento, mostrando en escena un gran desfile de tipos y situaciones cómicas de gran efecto.
El chotis, tal como lo conocemos en la actualidad, es el baile representativo del casticismo madrileño. Su nombre deriva del término alemán Schottisch («escocés»), una danza social centroeuropea a la que en Viena se quiso atribuir origen en un baile escocés. El chotis llegó a Madrid en 1850 y parece ser que se bailó por primera vez en el Palacio Real, la noche del 3 de noviembre de 1850, bajo el nombre de 'polca alemana'. Con el tiempo se hizo popular y baile castizo por antonomasia del pueblo de Madrid. El chotis madrileño es un baile agarrado y lento que suele ejecutarse dando tres pasos a la izquierda, tres a la derecha y vuelta. En el momento en el que cambia la música, la pareja debe cambiar la dirección circular del movimiento.
La expresión Danza Africana hace referencia principalmente a la danza en la porción de África al sur del Sahara, y a numerosos tipos de danzas africanas producto de las numerosas diferencias culturales en los estilos musicales. Estas danzas están muy relacionadas con las tradiciones musicales al sur de Sahara y el sentido del ritmo bantú. La danza africana utiliza el concepto de poliritmo y la articulación total del cuerpo. Las danzas permiten interpretar patrones sociales y valores y ayudan a las personas a trabajar, madurar, rezar y criticar a miembros de la comunidad a la vez que contribuyen en la celebración de festivales y funerales, competencias, recitado de la historia, proverbios y poesía; y a acercarse a los dioses. En general, las danzas africanas promueven la participación, tomando parte los espectadores en la misma expresión artística. Con la excepción de algunas danzas espirituales religiosas o de iniciación, tradicionalmente no existen barreras entre l@s bailarines/as y el público. Incluso las danzas rituales a menudo poseen segmentos en los que el público participa. La danza tradicional en África es un elemento colectivo, que expresa la vida de la comunidad más que la de los individuos o parejas. Los primeros cronistas ya hacían notar la ausencia de bailes de parejas en proximidad: dicho tipo de expresiones era considerado inmoral por numerosas sociedades africanas tradicionales. En todas las danzas que se practican al sur del Sahara parece no existir evidencia de patrones de danza de una pareja hombre-mujer previos a la era colonial cuando dicha práctica era considerada como una expresión poco digna.
Sugerencias de música para niñ@s
Para la realización de estos textos se han utilizado diferentes artículos de la Wikipedia.
Los textos de Videomusicalis están realizados en euskera, castellano e inglés.