genocidio palestina
Desde esta humilde página queremos denunciar
el terrorismo genocida que viene ejerciendo el
Estado de Israel contra el Pueblo Palestino
genocidio palestina
Desde esta humilde página queremos denunciar
el terrorismo genocida que viene ejerciendo el
Estado de Israel contra el Pueblo Palestino

El 31 de Marzo de 1685 nace Bach

El 31 de marzo de 1732 nace Haydn

Sugerencias de iniciación a la música clásica

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Hoy nos encontramos con uno de los tres gigantes de la música occidental junto con Mozart y Beethoven. Fue un violinista, organista, director y compositor alemán, nacido en Eisenach dentro de la familia musical más prominente de la historia. En 1703 obtiene su primer trabajo en Arndstat y en 1707 se traslada a Mülhausen como organista, donde se casa con su prima María Bárbara con quien tiene siete hijos. Tras la muerte de su esposa en 1720, tras año y medio de viudedad, volvió a casarse con María Magdalena con la que tendría otros trece hijos. En 1723 se traslada a Leipzig donde residiría hasta su muerte a los 65 años. Su influencia ha sido notable en Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Chopin … y otros muchos renombrados compositores. 

La Cantata es una pieza musical escrita para ser “cantada”, por una o más voces solistas con acompañamiento instrumental, articulada generalmente por varios movimientos y en ocasiones, con un coro. El tipo más antiguo de cantata, conocido como cantata da camera, nace hacia finales del siglo XVII compuesto para voz solista sobre un texto profano; la cantata religiosa se creó para ritos religioso y su gran maestro fue Johann Sebastian Bach; sus cantatas  estaban generalmente articuladas con un coro inicial en que las sopranos iniciaban el tema musical, completado por una sucesión de arias, recitativos y corales, a veces con pasajes de instrumentos solistas que tocaban la melodía preparada para la voz. La diferencia fundamental con el oratorio es que éste tiene un argumento que lo sustenta.

La Cantata BWV 51 Jauchzet Gott in allen Landen (¡Aclamad a Dios en todas las naciones!) es una cantata religiosa escrita por Johann Sebastian Bach. Es una de las cuatro cantatas sacras que Bach escribió para soprano, sin más solistas vocales, en este caso acompañada de una trompeta, dos violines, viola y bajo continuo. Tanto la parte de soprano como la parte de trompeta que en ocasiones intercambia líneas melódicas con la soprano, son extremadamente virtuosísticas. La cantata consta de cinco movimientos, de los cuales hoy sólo presentaremos el primero, Aria, cuyo título Jauchzet Gott in allen Landen da título también a la cantata. Hoy presentada por la soprano lírica de coloratura, Kathleen Battle (1948), y el trompetista Wynton Marsalis


Franz Joseph Haydn (1732-1809), compositor austríaco cuyo hermano Michael Haydn también fue un notable compositor, fue uno de los pilares principales sobre los que se asentó el clasicismo (1750-1810). Con seis años de edad comenzó sus estudios de clavecín y violín. Con ocho años fue admitido como coralista de la Catedral de San Esteban de Viena donde recibió clases de canto, piano y violín. Tras mudarle la voz, tuvo que sobrevivir desempeñando múltiples trabajos, mientras estudiaba composición analizando las obras de Carl Philipp Emanuel Bach.  Mantuvo una estrecha amistad con Mozart y fue profesor de Beethoven. Asentó las bases principales de la forma sonata y de la estructura formal del cuarteto de cuerda y de la sinfonía. Murió a los 77 años en Viena

La Sinfonía n.º 49 fue escrita en 1768 por Joseph Haydn. Se cree que su sobrenombre de "La Pasión" proviene directamente de las características musicales de la composición: estructura de la arcaica Sinfonia da Chiesa (lento, rápido, lento, rápido), en modo menor y la asociación con el período Sturm und Drang del autor. Según H. C. Robbins Landon es una obra de «colores oscuros, sombría, e incluso trágica».​ La sinfonía está estructurada en cuatro movimientos, de los cuales hoy presentamos el segundo, Allegro di molto, de la mano de la maestra Barbara Hannigan, soprano y directora de orquesta canadiense (1971), quien ha dirigido desde 2011  la Filarmónica de Berlín y otras orquestas en Múnich, Toronto, Cleveland, Gotenburgo Praga ...

Sturm und Drang (tormenta y asalto) es un término que no procede de la música sino de la literatura; entendido este término como una reacción en contra del Barroco. En música, se critica la estructura polifónica y la especulación o el simbolismo matemático, las fórmulas que no permiten una expresión adecuada y sencilla, el método objetivo, racional y comprensible. La intensidad emocional, la subjetividad en la expresión y la rebelión contra las convenciones sociales y artísticas son trasladadas a la música mediante una extensa gama de recursos: intervalos amplios, disonancias intensas , síncopas ágiles, pasajes en trémolo , texturas densas, frases irregulares, actividad en registros altos, cadencias en suspenso, silencios inesperados y contrastes abruptos de dinámica, texturas, armonías y ritmo. Con la creación de una tensión reforzada y la inclusión de una apasionada gravedad, se quiere conseguir un nuevo sentido dramático, ajeno al clasicismo.

Franz Joseph Haydn (1732-1809), compositor austríaco cuyo hermano Michael Haydn también fue un notable compositor, fue uno de los pilares principales sobre los que se asentó el clasicismo (1750-1810). Con seis años de edad comenzó sus estudios de clavecín y violín. Con ocho años fue admitido como coralista de la Catedral de San Esteban de Viena donde recibió clases de canto, piano y violín. Tras mudarle la voz, tuvo que sobrevivir desempeñando múltiples trabajos, mientras estudiaba composición analizando las obras de Carl Philipp Emanuel Bach.  Mantuvo una estrecha amistad con Mozart y fue profesor de Beethoven. Asentó las bases principales de la forma sonata y de la estructura formal del cuarteto de cuerda y de la sinfonía. Murió a los 77 años en Viena

La Sinfonía n.º 49 fue escrita en 1768 por Joseph Haydn. Se cree que su sobrenombre de "La Pasión" proviene directamente de las características musicales de la composición: estructura de la arcaica Sinfonia da Chiesa (lento, rápido, lento, rápido), en modo menor y la asociación con el período Sturm und Drang del autor. Según H. C. Robbins Landon es una obra de «colores oscuros, sombría, e incluso trágica».​ La sinfonía está estructurada en cuatro movimientos, de los cuales hoy presentamos el segundo, Allegro di molto, de la mano de la maestra Barbara Hannigan, soprano y directora de orquesta canadiense (1971), quien ha dirigido desde 2011  la Filarmónica de Berlín y otras orquestas en Múnich, Toronto, Cleveland, Gotenburgo Praga ...

Sturm und Drang (tormenta y asalto) es un término que no procede de la música sino de la literatura; entendido este término como una reacción en contra del Barroco. En música, se critica la estructura polifónica y la especulación o el simbolismo matemático, las fórmulas que no permiten una expresión adecuada y sencilla, el método objetivo, racional y comprensible. La intensidad emocional, la subjetividad en la expresión y la rebelión contra las convenciones sociales y artísticas son trasladadas a la música mediante una extensa gama de recursos: intervalos amplios, disonancias intensas , síncopas ágiles, pasajes en trémolo , texturas densas, frases irregulares, actividad en registros altos, cadencias en suspenso, silencios inesperados y contrastes abruptos de dinámica, texturas, armonías y ritmo. Con la creación de una tensión reforzada y la inclusión de una apasionada gravedad, se quiere conseguir un nuevo sentido dramático, ajeno al clasicismo.


Georges Bizet (1836-1875) fue un pianista y compositor francés que en vida no obtuvo demasiados éxitos. Bizet ganó varios premios a lo largo de su brillante carrera como estudiante en el Conservatorio de París, incluyendo el prestigioso Premio de Roma en 1857. Fue reconocido como un pianista excepcional, aunque prefirió no aprovechar su habilidad y en raras ocasiones tocó en público. Su ópera más conocida, Carmen, alcanzó un sensacional éxito en su estreno que no llegó a disfrutarlo pues murió a los tres meses del mismo  de un ataque cardíaco a los 39 años. El resto de sus obras fue arrinconado y  rescatado poco a poco en el siglo XX. A pesar de ello, en la actualidad está considerado como un referente del siglo XIX y un compositor brillante e imaginativo.

Carmen es una ópera dramática en cuatro actos con música de Georges Bizet y libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basado en la novela Carmen de Prosper Mérimée. La acción transcurre en la Sevilla de 1820 protagonizada por una bella e impulsiva gitana de fuerte carácter. Hoy presentamos la Marcha y el Coro “Toreador” pertenecientes al acto IV de la ópera Carmen de Bizet en versión de la Orquesta y Coro Voces para la Paz 2007 conducid@s por el maestro valenciano Enrique García Asensio.


Jacques Ibert (1890 - 1962) fue un compositor francés de música académica. Ibert nació en París dentro del seno de una familia adinerada. Su padre, Antoine Ibert, un hombre de negocios y comerciante, fue un violinista aficionado, mientras que su madre, Marguerite Lartigue Ibert, era una consumada pianista. En su infancia, Jacques estaba rodeado por músicos, pintores y poetas que generarían un profundo impacto en su carrera. Ibert empezó su entrenamiento musical a una edad muy temprana, estudió violín cuando tenía cuatro años de edad y posteriormente,  piano. Estudió con Paul Vidal, Emile Pessard y André Gédalge​ en el Conservatorio de París y fue en la clase de Gédalge donde conoció a Arthur Honegger y a Darius Milhaud, con los que mantuvo una amistad que se conservó a largo de sus vidas. La música de Ibert se considera típicamente muy "ligera" de carácter, a menudo ingeniosa, orquestada coloridamente con melodías atractivas. A partir de 1937 fue director de la Academia Francesa en Roma, y entre 1955 y 1957 dirigió la Opéra-Comique de París. Murió en París.

Concertino (composición musical) es un concierto corto en forma más libre. Normalmente toma la forma de una composición musical de un movimiento para instrumento(s) solo(s) y orquesta, aunque algunos concertinos están escritos en varios movimientos tocados sin pausa. Hay que diferenciarlo del concertino (violinista) que es el principal primer violín y líder de la orquesta.

Concertino Da Camera, escrito en 1935 por Jacques Ibert (1890-1962) es un pequeño concierto para saxofón alto y once instrumentos: flauta, fagot, oboe, trompa, trompeta y cuerdas. Este concertino en dos movimientos: I (0´27´´) ALLEGRO CON MOTO Y II (1´35´´) LARGHETTO - ANIMATO MOLTO, está dedicado al saxofonista Sigurd Rascher y destaca por su gran uso del saxofón alto. Es técnicamente desafiante a la vez que cuenta con una gran parte lírica. (Extractado de la Web La Musa). Hoy nos lo ofrece el saxofonista ruso Nikita Zimin.

Jacques Ibert (1890 - 1962) fue un compositor francés de música académica. Ibert nació en París dentro del seno de una familia adinerada. Su padre, Antoine Ibert, un hombre de negocios y comerciante, fue un violinista aficionado, mientras que su madre, Marguerite Lartigue Ibert, era una consumada pianista. En su infancia, Jacques estaba rodeado por músicos, pintores y poetas que generarían un profundo impacto en su carrera. Ibert empezó su entrenamiento musical a una edad muy temprana, estudió violín cuando tenía cuatro años de edad y posteriormente,  piano. Estudió con Paul Vidal, Emile Pessard y André Gédalge​ en el Conservatorio de París y fue en la clase de Gédalge donde conoció a Arthur Honegger y a Darius Milhaud, con los que mantuvo una amistad que se conservó a largo de sus vidas. La música de Ibert se considera típicamente muy "ligera" de carácter, a menudo ingeniosa, orquestada coloridamente con melodías atractivas. A partir de 1937 fue director de la Academia Francesa en Roma, y entre 1955 y 1957 dirigió la Opéra-Comique de París. Murió en París.

Concertino (composición musical) es un concierto corto en forma más libre. Normalmente toma la forma de una composición musical de un movimiento para instrumento(s) solo(s) y orquesta, aunque algunos concertinos están escritos en varios movimientos tocados sin pausa. Hay que diferenciarlo del concertino (violinista) que es el principal primer violín y líder de la orquesta.

Concertino Da Camera, escrito en 1935 por Jacques Ibert (1890-1962) es un pequeño concierto para saxofón alto y once instrumentos: flauta, fagot, oboe, trompa, trompeta y cuerdas. Este concertino en dos movimientos: I (0´27´´) ALLEGRO CON MOTO Y II (1´35´´) LARGHETTO - ANIMATO MOLTO, está dedicado al saxofonista Sigurd Rascher y destaca por su gran uso del saxofón alto. Es técnicamente desafiante a la vez que cuenta con una gran parte lírica. (Extractado de la Web La Musa). Hoy nos lo ofrece el saxofonista ruso Nikita Zimin.


Sugerencias de música clásica

El Concierto es una forma musical escrita para uno o más instrumentos solistas acompañados por un conjunto instrumental. Fue Vivaldi quien establece las bases fundamentales de su estructura con tres movimientos (I rápido-II lento-III rápido) y presentado como un diálogo entre l@s solistas  y el conjunto instrumental. A partir del clasicismo (1750-1810), sobre todo a partir de las bases creadas por C.P.E. Bach, el primer movimiento se construye siguiendo los patrones de la forma sonata (exposición, desarrollo y reexposición), mientras el segundo y el tercer movimiento adoptan formas libres y puntuales. Frecuentemente (no siempre), al final del primer y/o tercer movimiento, l@s solistas disponen de una cadencia sin acompañamiento orquestal con la que poder hacer gala de su virtuosismo.

El Concierto para violín en la menor, BWV 1041 parece que fue escrito por BACH al poco de trasladarse a Leipzig y estructurado al modo propuesto por Vivaldi; es decir, en tres movimientos: Rápido-Lento-Rápido, que en el caso presente se concreta en I (0´44´´) ALLEGRO .-. II (4´29´´) ANDANTE.-. III (10´38´´) ALLEGRO ASSAI. 

La solista de hoy,  Julia Fischer (1983) de nacionalidad alemana, es una virtuosa del violín y del piano. A los doce años gana el premio de violín Yehudi Menuhin y en 2007 es declarada la “Artista del año” por la revista Gramophon. Para no extendernos en la enumeración de sus numerosos reconocimientos, diremos que aunque volcada en el violín, nunca se ha querido alejar del piano. Ha actuado en las principales salas del mundo con los mejores directores como solista de violín, aunque esporádicamente también lo ha hecho como solista de piano.


Franz Joseph Haydn (1732-1809), compositor austríaco cuyo hermano Michael Haydn también fue un notable compositor, fue uno de los pilares principales sobre los que se asentó el clasicismo (1750-1820). Con seis años de edad comenzó sus estudios de clavecín y violín. Con ocho años fue admitido como coralista de la Catedral de San Esteban de Viena donde prosiguió con sus estudios musicales. Tras mudarle la voz, tuvo que sobrevivir desempeñando múltiples trabajos, mientras estudiaba composición analizando las obras de Carl Philipp Emanuel Bach.  Mantuvo una estrecha amistad con Mozart y fue profesor de Beethoven. Asentó las bases principales de la forma sonata y de la estructura formal del cuarteto de cuerda y de la sinfonía. Murió a los 77 años en Viena.

Sinfonía. La palabra sinfonía deriva del latín symphonĭa y ésta a su vez, del griego συμφωνία (symphōnía), que significa “consonancia” en oposición a διαφωνία (diaphōnia), que significa «disonancia». En la Edad Media y más tarde, la palabra sinfonía se usó para describir varios instrumentos, especialmente aquellos capaces de producir más de un sonido simultáneamente en el sentido de «sonar juntos», La palabra comienza a aparecer en los títulos de algunas obras de compositores del siglo XVI y del XVII; y a finales del siglo XVIII la palabra ya había adquirido el significado común que en la actualidad se le asigna: una obra que generalmente consta de varias secciones o movimientos distintos y compuesta la mayoría de las veces para orquesta. 

La Sinfonía n.º 101 en Re mayor, es la novena de las doce llamadas Sinfonías de Londres, compuestas por Joseph Haydn. Es popularmente conocida como  Sinfonía El reloj por el ritmo de tic-tac del segundo movimiento (8´55´´). Haydn la compuso para su segunda visita a Londres (1794-1795). Como ocurrió con todas sus Sinfonías de Londres, la respuesta del público fue muy entusiasta. La obra siempre ha sido popular y sigue apareciendo con frecuencia en programas de concierto y en grabaciones del repertorio internacional. La sinfonía está estructurada en cuatro movimientos: I (0´33´´) ADAGIO – (2´20´´) PRESTO .-. II (8´55´´) ANDANTE .-. III (16´35´´) MENUETTO: ALLEGRETTO .-. IV (24´00´´) VIVACE. Hoy nos la ofrece la Sinfónica de Galicia bajo la batuta del maestro británico Richard Egarr  

Franz Joseph Haydn (1732-1809), compositor austríaco cuyo hermano Michael Haydn también fue un notable compositor, fue uno de los pilares principales sobre los que se asentó el clasicismo (1750-1820). Con seis años de edad comenzó sus estudios de clavecín y violín. Con ocho años fue admitido como coralista de la Catedral de San Esteban de Viena donde prosiguió con sus estudios musicales. Tras mudarle la voz, tuvo que sobrevivir desempeñando múltiples trabajos, mientras estudiaba composición analizando las obras de Carl Philipp Emanuel Bach.  Mantuvo una estrecha amistad con Mozart y fue profesor de Beethoven. Asentó las bases principales de la forma sonata y de la estructura formal del cuarteto de cuerda y de la sinfonía. Murió a los 77 años en Viena.

Sinfonía. La palabra sinfonía deriva del latín symphonĭa y ésta a su vez, del griego συμφωνία (symphōnía), que significa “consonancia” en oposición a διαφωνία (diaphōnia), que significa «disonancia». En la Edad Media y más tarde, la palabra sinfonía se usó para describir varios instrumentos, especialmente aquellos capaces de producir más de un sonido simultáneamente en el sentido de «sonar juntos», La palabra comienza a aparecer en los títulos de algunas obras de compositores del siglo XVI y del XVII; y a finales del siglo XVIII la palabra ya había adquirido el significado común que en la actualidad se le asigna: una obra que generalmente consta de varias secciones o movimientos distintos y compuesta la mayoría de las veces para orquesta. 

La Sinfonía n.º 101 en Re mayor, es la novena de las doce llamadas Sinfonías de Londres, compuestas por Joseph Haydn. Es popularmente conocida como  Sinfonía El reloj por el ritmo de tic-tac del segundo movimiento (8´55´´). Haydn la compuso para su segunda visita a Londres (1794-1795). Como ocurrió con todas sus Sinfonías de Londres, la respuesta del público fue muy entusiasta. La obra siempre ha sido popular y sigue apareciendo con frecuencia en programas de concierto y en grabaciones del repertorio internacional. La sinfonía está estructurada en cuatro movimientos: I (0´33´´) ADAGIO – (2´20´´) PRESTO .-. II (8´55´´) ANDANTE .-. III (16´35´´) MENUETTO: ALLEGRETTO .-. IV (24´00´´) VIVACE. Hoy nos la ofrece la Sinfónica de Galicia bajo la batuta del maestro británico Richard Egarr  


Inocente Carreño (1919-2016) ​fue un músico, compositor y educador venezolano, nacido en Portamar, Isla Margarita, y criado por su abuela,​ quien le contaba leyendas y le cantaba aires tradicionales de su isla natal. Empezó a estudiar música con el maestro de bandas Lino Gutiérrez y tocó con su banda a la edad de nueve años. Siguió sus estudios con el maestro Sojo,​ en la Escuela de Música y Declamación, aprende la trompeta con Federico Williams,  se incorpora al Orfeón Lamas como cantante y a la Orquesta Sinfónica de Venezuela como trompetista y ​en 1940 empieza su carrera de docente, que compagina con la composición musical, que  es extensa y de carácter nacionalista. Ha escrito para orquesta cuatro Oberturas Sinfónicas, Suite para orquesta de cuerdas, Sinfonía Satírica, Elegía para orquesta de cuerdas, diversos poemas sinfónicos,  numerosas canciones para voz y orquesta; así mismo,  música de cámara como un Quinteto para oboe, flauta, clarinete, trompa y fagot, dos Cuartetos de cuerdas, piezas para flauta y piano, piezas para piano solo(valses) y dos suites para guitarra.

Hoy ofrecemos la Suite para guitarra articulada en tres movimientos: I (1´00´´) PRELUDIO .-. II (3´36´´) MADRIGAL .-. III (6´22´´) AIRE DE DANZA en interpretación de la guitarrista Marion Sánchez.


Claude-Michel Schönberg (1944) es un productor, actor, cantante, compositor de música popular y compositor de música para teatro francés, más conocido por sus colaboraciones con el libretista Alain Boublil. La mayoría de la música que ha escrito ha sido para canciones francesas, musicales y opera rock, como La Révolution Francaise escrita en 1973 interpretando él mismo el papel del rey Luis XVI en la producción de ese año. En 1974 escribió la música y letra de la canción Le Premier Pas, la cual se volvió número uno en la música popular francesa ese año, vendiendo cerca de 1 millón de copias, cantando él mismo su canción. En 1980 estrenó el musical Los Miserables, cuya Selección hoy ofrecemos y en 1989, Schönberg y Boublil estremecieron Londres con el musical Miss Saigon. En su transición a Broadway, el show agotó entradas (vendidas antes de su estreno), ganando 24 millones de dólares ya antes de su estreno el 11 de abril de 1991. El show fue nominado a 10 Premios Tony, incluyendo las categorías mejor musical y mejor libreto original. En 1997 estrenó un nuevo musical, Martin Guerre, al que seguirían La Reina Pirata, Margarita y Cleopatra.

Los Miserables es un musical basado en la novela homónima de Victor Hugo, con música de Claude-Michel Schönberg y letras originales en francés de Alain Boublil y Jean-Marc Natel. Ambientado en la Francia de principios del siglo XIX, el musical cuenta la historia de Jean Valjean, un exconvicto de extraordinaria fuerza que busca la redención tras cumplir diecinueve años en prisión por haber robado una hogaza de pan. Incapaz de conseguir un trabajo honrado por culpa de su pasado, Valjean encuentra su camino gracias a la compasión de un bondadoso obispo, quien le inspira para romper su libertad condicional y comenzar una nueva vida bajo una identidad falsa, mientras sufre la implacable persecución del inspector Javert a través de los años. El espectáculo se estrenó en 1980 en el Palacio de los Deportes de París, cinco años después dio el salto a Londres y en 1987 se estrenó en Broadway, cuya producción fue nominada a doce Premios Tony (de los cuales ganó ocho), incluyendo mejor musical y mejor libreto original.

Hoy presentamos una selección del musical en versión Banda de música ofrecida por la Nontri Orchestra Wind conducida por Surapol Thunyawibool.

Claude-Michel Schönberg (1944) es un productor, actor, cantante, compositor de música popular y compositor de música para teatro francés, más conocido por sus colaboraciones con el libretista Alain Boublil. La mayoría de la música que ha escrito ha sido para canciones francesas, musicales y opera rock, como La Révolution Francaise escrita en 1973 interpretando él mismo el papel del rey Luis XVI en la producción de ese año. En 1974 escribió la música y letra de la canción Le Premier Pas, la cual se volvió número uno en la música popular francesa ese año, vendiendo cerca de 1 millón de copias, cantando él mismo su canción. En 1980 estrenó el musical Los Miserables, cuya Selección hoy ofrecemos y en 1989, Schönberg y Boublil estremecieron Londres con el musical Miss Saigon. En su transición a Broadway, el show agotó entradas (vendidas antes de su estreno), ganando 24 millones de dólares ya antes de su estreno el 11 de abril de 1991. El show fue nominado a 10 Premios Tony, incluyendo las categorías mejor musical y mejor libreto original. En 1997 estrenó un nuevo musical, Martin Guerre, al que seguirían La Reina Pirata, Margarita y Cleopatra.

Los Miserables es un musical basado en la novela homónima de Victor Hugo, con música de Claude-Michel Schönberg y letras originales en francés de Alain Boublil y Jean-Marc Natel. Ambientado en la Francia de principios del siglo XIX, el musical cuenta la historia de Jean Valjean, un exconvicto de extraordinaria fuerza que busca la redención tras cumplir diecinueve años en prisión por haber robado una hogaza de pan. Incapaz de conseguir un trabajo honrado por culpa de su pasado, Valjean encuentra su camino gracias a la compasión de un bondadoso obispo, quien le inspira para romper su libertad condicional y comenzar una nueva vida bajo una identidad falsa, mientras sufre la implacable persecución del inspector Javert a través de los años. El espectáculo se estrenó en 1980 en el Palacio de los Deportes de París, cinco años después dio el salto a Londres y en 1987 se estrenó en Broadway, cuya producción fue nominada a doce Premios Tony (de los cuales ganó ocho), incluyendo mejor musical y mejor libreto original.

Hoy presentamos una selección del musical en versión Banda de música ofrecida por la Nontri Orchestra Wind conducida por Surapol Thunyawibool.


Sugerencias de música para todos los gustos

Keith Jarrett (Allentown, Pensilvania, 1945) es un pianista y músico de jazz estadounidense. Se trata de uno de los maestros del jazz de vanguardia, cuya producción más sobresaliente es una serie de piezas improvisadas grabadas en directo en Colonia, París, Milán, Viena, Tokio y otras ciudades. Probablemente estos sean sus trabajos más famosos, pero es sin duda un enorme virtuoso. Muy versátil, Keith ha interpretado, igualmente, música de autores del barroco europeo como Johann Sebastian Bach o Georg Friedrich Händel, solo o en diversas alineaciones que incluyen, entre otros, a la virtuosa de la flauta barroca Michala Petri, autores minimalistas contemporáneos como Arvo Pärt o jazzistas contemporáneos como Miles Davis, con quien inició propiamente su carrera, Chick Corea, Jan Garbarek, Gary Peacock, Charlie Haden y Jack DeJohnette entre otros. También interpreta piezas para piano clásico, clavicordio, clavecín y órgano. Tras sufrir dos derrames cerebrales en 2018 que le dejaron secuelas, anunció en 2020 su retirada de la interpretación.


Totó la Momposina (1940) fue una cantante colombiana nacida en una familia de músic@s, la canción y el baile fueron para ella algo congénito que lo expresaba desde la más tierna edad. Su música combina elementos africanos e indígenas, tal como sucedió durante la época de la colonización española en América. Los ritmos que nacieron de esa fusión fueron múltiples, siendo los más representativos la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé. Después de estudiar en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, se dedicó a recorrer Europa y a estudiar en la Universidad de La Sorbona de París, así como en Santiago de Cuba y La Habana. Es una de las cantantes colombianas más reconocidas en Latinoamérica y Doctora Honoris Causa por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia

Totó la Momposina (1940) fue una cantante colombiana nacida en una familia de músic@s, la canción y el baile fueron para ella algo congénito que lo expresaba desde la más tierna edad. Su música combina elementos africanos e indígenas, tal como sucedió durante la época de la colonización española en América. Los ritmos que nacieron de esa fusión fueron múltiples, siendo los más representativos la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé. Después de estudiar en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, se dedicó a recorrer Europa y a estudiar en la Universidad de La Sorbona de París, así como en Santiago de Cuba y La Habana. Es una de las cantantes colombianas más reconocidas en Latinoamérica y Doctora Honoris Causa por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia


Pablo Alborán​ (Málaga, 1989) es un cantautor y músico español, que desde su debut obtuvo veinticuatro candidaturas a Premios Grammy Latinos, tres en 2011. Ha lanzado seis álbumes de estudio, dos álbumes en vivo, treinta y cuatro sencillos, veintinueve videos musicales y varias colaboraciones musicales. Debutó en 2010 con el lanzamiento de su primer sencillo «Solamente tú», el cual fue incluido en su álbum debut homónimo, dicho álbum fue lanzado en febrero de 2011 y alcanzó el primer puesto en su primera semana en ventas, siendo el primer artista solista en debutar en lo más alto en España desde 1998. ​Según la compañía Parlophone, Pablo Alborán ha vendido más de un millón de ejemplares de sus tres primeros discos en el mundo y en dos años y medio de trayectoria, siendo el artista más vendido en Portugal en 2012, ​ y en  España, por dos años consecutivos (2011 y 2012).


Adia Chan (21 de enero de 1971) es una actriz, cantante y portavoz hongkonesa nacida en Indonesia. Hija de padre chino y madre indonesia, su familia se mudó a Hong Kong cuando tenía unos tres años de edad. Adia comenzó en el mundo del espectáculo en 1985 a la edad de 14 años, además fue ganadora de un concurso de suplantación de "Sally Yeh", organizada por la red televisiva de TVB, dentro del programa "Enjoy Yourself Tonight". Como actriz trabajó en diversas películas, tanto en Hong Kong como en Singapur y en varias series de televisión, en la parte continental de China. También trabajó como presentadora de televisión al lado de Jacky Cheung, en un programa musical llamado "Snow.Wolf.Lake", transmitido en mandarín y cantonés.

Adia Chan (21 de enero de 1971) es una actriz, cantante y portavoz hongkonesa nacida en Indonesia. Hija de padre chino y madre indonesia, su familia se mudó a Hong Kong cuando tenía unos tres años de edad. Adia comenzó en el mundo del espectáculo en 1985 a la edad de 14 años, además fue ganadora de un concurso de suplantación de "Sally Yeh", organizada por la red televisiva de TVB, dentro del programa "Enjoy Yourself Tonight". Como actriz trabajó en diversas películas, tanto en Hong Kong como en Singapur y en varias series de televisión, en la parte continental de China. También trabajó como presentadora de televisión al lado de Jacky Cheung, en un programa musical llamado "Snow.Wolf.Lake", transmitido en mandarín y cantonés.


Sugerencias de videos peculiares

Orgel-Ballett. La Tocata, Adagio y Fuga en Do mayor, BWV 564 es una pieza escrita para órgano por el compositor barroco alemán Johann Sebastian Bach en 1716 durante su estancia en Weimar. Se trata de una de las obras más destacadas del repertorio del instrumento y uno de los mayores logros del autor en el ámbito de la música organística.La obra está escrita a tres voces y está estructurada en tres secciones principales: I (0´00´´) LA TOCATA es una sección de invención y temática muy libre, muy improvisada y virtuosística, donde el pedal participa mucho y hace destacadas entradas a solo .-. II (5´50) EL ADAGIO es una sección tranquila y serena, donde se advierte una gran influencia italiana .-. III (10´31´´) LA FUGA es una de las primeras grandes fugas del autor en la que se aprecia el virtuosismo que el autor tenía en esta forma musical.

Obra coreografiada por Flavio Salamanka y Reginaldo Oliveira, hoy nos la ofrecen l@s bailarines/as del Teatro Estatal de Baden: Reginaldo Oliveira, Bruna Andrade, Flavio Salamanka y Larissa Mota con Christian-Markus Raiser al órgano


Jiri Kylián (Praga, 1947) es un coreógrafo checo afincado en Países Bajos. Con Hans van Manen es el principal exponente de la escuela holandesa de ballet, que tuvo gran prestigio especialmente en los años 1980. Estudió en Praga y, con 20 años, ganó una beca para el Royal Ballet School de Londres. En 1968 ingresó en el Ballet de Stuttgart, trabajando con John Cranko. Allí se inició como coreógrafo: su primera obra, Paradox (1970), fue creada para la Sociedad Noverre que dirigía Cranko. En 1974 estrenó Sinfonietta, su obra más conocida, con música de Leoš Janáček, donde presentó una innovadora coreografía con una variada mezcla de estilos (clásico, contemporáneo y folklórico), de gran lirismo y musicalidad. En 1976 se convirtió en director artístico del Nederlands Dans Theatre. Su obra Symphony of Psalms ganó en 1978 el Olivier Award en Londres. En 1992 creó su propia compañía y en 2008 la Reina Beatriz le entregó la Medalla de Honor de Artes y Ciencias.

La Sinfonía en Re de Jiri Kilian es una composición musical realizada mediante la suma y la coreografía de la Sinfonía nº 101 de Haydn : Movimientos I (0´43´´), II (7´24´) y III (15´06´´) más la Sinfonía nº 73 también de Haydn : Movimiento IV (21´03´´). La versión que presentamos es la que nos ofrece la compañía holandesa de danza contemporánea Nederlands dans Theater

Jiri Kylián (Praga, 1947) es un coreógrafo checo afincado en Países Bajos. Con Hans van Manen es el principal exponente de la escuela holandesa de ballet, que tuvo gran prestigio especialmente en los años 1980. Estudió en Praga y, con 20 años, ganó una beca para el Royal Ballet School de Londres. En 1968 ingresó en el Ballet de Stuttgart, trabajando con John Cranko. Allí se inició como coreógrafo: su primera obra, Paradox (1970), fue creada para la Sociedad Noverre que dirigía Cranko. En 1974 estrenó Sinfonietta, su obra más conocida, con música de Leoš Janáček, donde presentó una innovadora coreografía con una variada mezcla de estilos (clásico, contemporáneo y folklórico), de gran lirismo y musicalidad. En 1976 se convirtió en director artístico del Nederlands Dans Theatre. Su obra Symphony of Psalms ganó en 1978 el Olivier Award en Londres. En 1992 creó su propia compañía y en 2008 la Reina Beatriz le entregó la Medalla de Honor de Artes y Ciencias.

La Sinfonía en Re de Jiri Kilian es una composición musical realizada mediante la suma y la coreografía de la Sinfonía nº 101 de Haydn : Movimientos I (0´43´´), II (7´24´) y III (15´06´´) más la Sinfonía nº 73 también de Haydn : Movimiento IV (21´03´´). La versión que presentamos es la que nos ofrece la compañía holandesa de danza contemporánea Nederlands dans Theater


La Culebra y La Negra. El Baile de la Culebra (´´05´´) es una danza folclórica de origen prehispánico, que en la actualidad se ejecuta en varios poblados k'iches', durante las fiestas patronales. La primera referencia a dicho baile la hizo fray Francisco Ximénez, en 1722. Posteriormente, fue estudiado, en la primera mitad del siglo XX, por los etnógrafos Samuel K. Lothrop y Franz Termer.

El son de la negra (3´16´´) es una composición tradicional del occidente de México, quedando ubicado su origen en lo que es hoy la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, en México. Es un son famoso por sus distintas versiones, en particular la de mariachi. Alcanzó popularidad internacional​ cuando el compositor jalisciense Blas Galindo, en 1940, la recopiló en su obra para orquesta de cámara Sones de mariachi; de modo que ha llegado a convertirse en representativa del folclore mexicano a nivel internacional.​ De hecho, es tradicional que la entrada de un mariachi en cualquier evento se haga caminando e interpretando esta composición.


Las danzas vascas (en euskera, Euskal Dantzak) son una parte muy importante de la cultura vasca y la fundamental de su folclore. Cada territorio histórico, o provincia, tiene las suyas propias y cada pueblo tiene también la suya propia que se acostumbra a bailar en sus fiestas mayores. Entre los bailes más destacados citaremos a los bailes de romería o plaza, basados en los bailes que se celebraban en las romerías y cuya participación era popular y espontánea. Las danzas de espadas que tienen un paralelismo evidente con las europeas del mismo tipo. Las danzas de fin de fiesta que se realizan para marcar el fin de unas fiestas, el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Entre las danzas tradicionales hemos de citar entre otras muchas: Agurra, Fandangoa, Banakoa, Zortzikoa y Arin Arina.  

Hoy el Grupo Ibar Aide nos ofrece Gorretsi Dantza

Las danzas vascas (en euskera, Euskal Dantzak) son una parte muy importante de la cultura vasca y la fundamental de su folclore. Cada territorio histórico, o provincia, tiene las suyas propias y cada pueblo tiene también la suya propia que se acostumbra a bailar en sus fiestas mayores. Entre los bailes más destacados citaremos a los bailes de romería o plaza, basados en los bailes que se celebraban en las romerías y cuya participación era popular y espontánea. Las danzas de espadas que tienen un paralelismo evidente con las europeas del mismo tipo. Las danzas de fin de fiesta que se realizan para marcar el fin de unas fiestas, el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Entre las danzas tradicionales hemos de citar entre otras muchas: Agurra, Fandangoa, Banakoa, Zortzikoa y Arin Arina.  

Hoy el Grupo Ibar Aide nos ofrece Gorretsi Dantza


Sugerencias de música para niñ@s

Para la realización de estos textos se han utilizado diferentes artículos de la Wikipedia.

Los textos de Videomusicalis están realizados en euskera, castellano e inglés.